Почему многим детям нельзя играть на духовых инструментах? Комплексная образовательная программа объединения. Условия реализации программы

Здоровьесберегающие технологии при обучении игре на духовом музыкальном инструменте.

Вы только представьте себе: играет пианист, скрипач, гитарист, органист – в процессе игры участвуют руки, ноги и собственно ум, его мыслительная деятельность. А что происходит с духовиком? Музыка, которую он исполняет, буквально живет в нем, в его чреве и это не преувеличение.

Работает практически весь организм: легкие, диафрагма, мышцы брюшного пресса, межреберные мышцы, голосовые связки, язык, губы, мышцы губного аппарата (так называемый АМБУШЮР) и наконец руки и ноги, солируя духовики играют стоя. Может возникнуть вопрос, не наносит ли вред игра на духовом инструменте здоровью исполнителя? В редких случаях да! Может быть нанесен ущерб здоровью. Уточним, какие же это случаи. В основном, это касается профессиональных исполнителей.

1.Неправильное дыхание может вызвать тяжелое заболевание – энфизему легких, оно характеризуется растяжением легочных альвеол и неспособностью их вернуться в исходное состояние.

2.Есть у духовиков и профессиональное заболевание, оно может развиться от сильного напряжения во время игры, но влияют и индивидуальные предрасположенности каждого человека.

Итак сделаем вывод: - на преподавателя ложится большая ответственность за здоровье обучающихся детей.

Обратимся к истории: до 80-х годов XX века духовиков начинали обучать лишь с 10-11 летнего возраста, по причине того, что у детей раннего возраста еще не до конца сформированные легкие. В 80-е годы появилась и повсеместно распространилась Блокфлейта , - легкий и очень доступный духовой инструмент. Стало возможным обучать детей с более раннего возраста, то есть с 6 – 7 лет с последующим переходом на оркестровый духовой инструмент. Блокфлейта полюбилась за простоту и легкость звукообразования и небольшой расход воздуха, но эта легкость для духовика может стать и минусом.

И опять встает ребром вопрос о правильности формирования грудо-брюшного дыхания, безопасного для здоровья исполнителя и дающего красивый звук инструмента. Очень много различных способов постановки дыхания в арсенале преподавателей: это и вдох в позиции наклона, и вдох лежа с книгами на животе, и напряжение мышц брюшного пресса, аналогичное напряжению в момент подъема тяжелого предмета. Внешние признаки правильного дыхания это неподвижность плеч и расширение в области пояса в момент вдоха. Вдох необходимо брать быстро, коротко, а выдох сделать длинным и ровным.

В момент вдоха организм человека получает кислород, играя на духовом инструменте, человек получает большую порцию кислорода, что благоприятно для здоровья, правда у начинающих духовиков, в связи с избытком кислорода, возникает легкое головокружение.

Постепенно организм привыкает, и голова больше не кружится.

Благоприятное воздействие исполнительское дыхание оказывает на детей, больных бронхиальной астмой и часто болеющих простудными заболеваниями верхних дыхательных путей. Сейчас это уже признанный факт, врачи сами рекомендуют таким детям занятия на духовом инструменте.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Австралии, показало, что регулярное занятие на диджериду (духовой народный инструмент) облегчает дыхание астматиков и улучшает состояние их здоровья в целом. Этому способствует глубокое и циркулярное (непрерывное) дыхание, необходимое для извлечения звука из инструмента.

В наше время многие заболевания человечества молодеют, в том числе и психические, наверное, виной тому напряженный ритм жизни, обширный поток информации, магнитные и электрические поля, создаваемые бытовой электротехникой и нашим «спутником» становиться стресс. Музыкант исполнитель имеет возможность «разрядиться», то есть «выплеснуть» накопившееся эмоции или душевное напряжение в исполнение музыкального произведения.

Другим еще более важным аспектом, зачастую незамеченным, является РАБОТА ДУШИ музыканта исполнителя. Наверное, только музыкальное искусство и театр заставляют душу так работать: страдать и радоваться. И переживать это заново с каждым следующим исполнением. Для формирования всесторонне развитой личности необходима работа по всем направлениям: для тренировки ума – математика, для укрепления физического здоровья занятия спортом, но в разумных пределах, без травм.

Чтобы стать музыкантом профессионалом одних природных данных недостаточно, необходимо крепкое физическое и психологическое здоровье, но происходит и обратный процесс. Стремление к цели, увлеченность занятиями, стремление к успеху мобилизует, скрытые на первый взгляд, ресурсы организма, делает жизнь интересной. Дети, готовящиеся к конкурсам, концертам реже болеют простудными заболеваниями. Успешные выступления на конкурсах укрепляют самооценку детей среди своих ровесников и это очень ценно. Дети испытывают удовлетворение, скажем от «покорения вершины», таким образом, укрепляется нервная система, появляется уверенность в своих силах, прививается трудолюбие, здоровое честолюбие, здоровая конкуренция, а это уже твердая жизненная позиция, необходимая во взрослой жизни.

В нашей вселенной существует единый ритм – время, кратное четырем ударам сердца. (8, 12, 16, 20.) В мире все процессы связаны между собой, нужно только знать эти связи. В настоящее время появились новые отрасли, направления научных исследований, изучающие взаимосвязь физических явлений с процессами, протекающими в организме человека

Музыка способна лечить – это уже многократно доказано учеными-медиками всего мира. Музыка – основа гармоничного развития личности. Только она способна вызывать в человеке такой широкий диапазон чувств. И наш организм, как правило, благодарно принимает музыкальные подарки: нормализуется дыхание, пульс, давление, температура, снимается мышечное напряжение. А главное музыка стимулирует выработку гормонов, ответственных за эмоциональное состояние человека, в том числе тех, которые связаны с ощущением вдохновения и душевного покоя. Музыкальная мелодия представляет собой особое сочетание звуковых волн, входящих в резонанс с каждой клеткой нашего тела. Причем это происходит не только с теми, кого природа наградила музыкальным слухом, человеческий организм устроен так, что он воспринимает звуковые волны внутренними органами, кожей и даже скелетом.

Прорвать замкнутый круг хронических болей успешно пытается музыкальная терапия. Многочисленные исследования подтверждают, что гармонические звуки поразительным образом помогают обеспечить больному минуты счастья и значительно снижают дозы обезболивающих средств. То, что практиковалось в течении тысячелетий у многих народов и что умело использовал Давид, играя на арфе перед царем Саулом, - обезболивающее влияние ритма – сейчас быстро обретает популярность для лечения боли. Через полгода занятий музыкальной терапией, например, игрой на блокфлейте, или другом музыкальном инструменте, состояние больных значительно улучшается.

Наш позвоночник живо откликается на каждый звук. И когда гудит барабан или колокол, или звучит медный голос гонга, позвоночник подстраивается под звук, ловит информацию, а вибрации говорят ему о правильном устройстве как всего мироздания, так и нашего дома – тела.

Список используемой литературы

1. Н.Ярошенко «Неразгаданные тайны человечества» 2004г.

2. Журнал «Музыкальная жизнь» №4 2007г.

3. С.Левин «Духовые инструменты в истории музыкальной культуры». 1983г.

Скачать:


Предварительный просмотр:

Маркелова Нина Геннадьевна

преподаватель духовых инструментов высшей квалификационной категории

МБОУДОД «ДШИ №6»

Здоровьесберегающие технологии при обучении игре на духовом музыкальном инструменте.

Вы только представьте себе: играет пианист, скрипач, гитарист, органист – в процессе игры участвуют руки, ноги и собственно ум, его мыслительная деятельность. А что происходит с духовиком? Музыка, которую он исполняет, буквально живет в нем, в его чреве и это не преувеличение.

Работает практически весь организм: легкие, диафрагма, мышцы брюшного пресса, межреберные мышцы, голосовые связки, язык, губы, мышцы губного аппарата (так называемый АМБУШЮР) и наконец руки и ноги, солируя духовики играют стоя. Может возникнуть вопрос, не наносит ли вред игра на духовом инструменте здоровью исполнителя? В редких случаях да! Может быть нанесен ущерб здоровью. Уточним, какие же это случаи. В основном, это касается профессиональных исполнителей.

1.Неправильное дыхание может вызвать тяжелое заболевание – энфизему легких, оно характеризуется растяжением легочных альвеол и неспособностью их вернуться в исходное состояние.

2.Есть у духовиков и профессиональное заболевание, оно может развиться от сильного напряжения во время игры, но влияют и индивидуальные предрасположенности каждого человека.

Итак сделаем вывод: - на преподавателя ложится большая ответственность за здоровье обучающихся детей.

Обратимся к истории: до 80-х годов XX века духовиков начинали обучать лишь с 10-11 летнего возраста, по причине того, что у детей раннего возраста еще не до конца сформированные легкие. В 80-е годы появилась и повсеместно распространилась Блокфлейта , - легкий и очень доступный духовой инструмент. Стало возможным обучать детей с более раннего возраста, то есть с 6 – 7 лет с последующим переходом на оркестровый духовой инструмент. Блокфлейта полюбилась за простоту и легкость звукообразования и небольшой расход воздуха, но эта легкость для духовика может стать и минусом.

И опять встает ребром вопрос о правильности формирования грудо-брюшного дыхания, безопасного для здоровья исполнителя и дающего красивый звук инструмента. Очень много различных способов постановки дыхания в арсенале преподавателей: это и вдох в позиции наклона, и вдох лежа с книгами на животе, и напряжение мышц брюшного пресса, аналогичное напряжению в момент подъема тяжелого предмета. Внешние признаки правильного дыхания это неподвижность плеч и расширение в области пояса в момент вдоха. Вдох необходимо брать быстро, коротко, а выдох сделать длинным и ровным.

В момент вдоха организм человека получает кислород, играя на духовом инструменте, человек получает большую порцию кислорода, что благоприятно для здоровья, правда у начинающих духовиков, в связи с избытком кислорода, возникает легкое головокружение.

Постепенно организм привыкает, и голова больше не кружится.

Благоприятное воздействие исполнительское дыхание оказывает на детей, больных бронхиальной астмой и часто болеющих простудными заболеваниями верхних дыхательных путей. Сейчас это уже признанный факт, врачи сами рекомендуют таким детям занятия на духовом инструменте.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Австралии, показало, что регулярное занятие на диджериду (духовой народный инструмент) облегчает дыхание астматиков и улучшает состояние их здоровья в целом. Этому способствует глубокое и циркулярное (непрерывное) дыхание, необходимое для извлечения звука из инструмента.

В наше время многие заболевания человечества молодеют, в том числе и психические, наверное, виной тому напряженный ритм жизни, обширный поток информации, магнитные и электрические поля, создаваемые бытовой электротехникой и нашим «спутником» становиться стресс. Музыкант исполнитель имеет возможность «разрядиться», то есть «выплеснуть» накопившееся эмоции или душевное напряжение в исполнение музыкального произведения.

Другим еще более важным аспектом, зачастую незамеченным, является РАБОТА ДУШИ музыканта исполнителя. Наверное, только музыкальное искусство и театр заставляют душу так работать: страдать и радоваться. И переживать это заново с каждым следующим исполнением. Для формирования всесторонне развитой личности необходима работа по всем направлениям: для тренировки ума – математика, для укрепления физического здоровья занятия спортом, но в разумных пределах, без травм.

Чтобы стать музыкантом профессионалом одних природных данных недостаточно, необходимо крепкое физическое и психологическое здоровье, но происходит и обратный процесс. Стремление к цели, увлеченность занятиями, стремление к успеху мобилизует, скрытые на первый взгляд, ресурсы организма, делает жизнь интересной. Дети, готовящиеся к конкурсам, концертам реже болеют простудными заболеваниями. Успешные выступления на конкурсах укрепляют самооценку детей среди своих ровесников и это очень ценно. Дети испытывают удовлетворение, скажем от «покорения вершины», таким образом, укрепляется нервная система, появляется уверенность в своих силах, прививается трудолюбие, здоровое честолюбие, здоровая конкуренция, а это уже твердая жизненная позиция, необходимая во взрослой жизни.

В нашей вселенной существует единый ритм – время, кратное четырем ударам сердца. (8, 12, 16, 20.) В мире все процессы связаны между собой, нужно только знать эти связи. В настоящее время появились новые отрасли, направления научных исследований, изучающие взаимосвязь физических явлений с процессами, протекающими в организме человека

Музыка способна лечить – это уже многократно доказано учеными-медиками всего мира. Музыка – основа гармоничного развития личности. Только она способна вызывать в человеке такой широкий диапазон чувств. И наш организм, как правило, благодарно принимает музыкальные подарки: нормализуется дыхание, пульс, давление, температура, снимается мышечное напряжение. А главное музыка стимулирует выработку гормонов, ответственных за эмоциональное состояние человека, в том числе тех, которые связаны с ощущением вдохновения и душевного покоя. Музыкальная мелодия представляет собой особое сочетание звуковых волн, входящих в резонанс с каждой клеткой нашего тела. Причем это происходит не только с теми, кого природа наградила музыкальным слухом, человеческий организм устроен так, что он воспринимает звуковые волны внутренними органами, кожей и даже скелетом.

Прорвать замкнутый круг хронических болей успешно пытается музыкальная терапия. Многочисленные исследования подтверждают, что гармонические звуки поразительным образом помогают обеспечить больному минуты счастья и значительно снижают дозы обезболивающих средств. То, что практиковалось в течении тысячелетий у многих народов и что умело использовал Давид, играя на арфе перед царем Саулом, - обезболивающее влияние ритма – сейчас быстро обретает популярность для лечения боли. Через полгода занятий музыкальной терапией, например, игрой на блокфлейте, или другом музыкальном инструменте, состояние больных значительно улучшается.

Наш позвоночник живо откликается на каждый звук. И когда гудит барабан или колокол, или звучит медный голос гонга, позвоночник подстраивается под звук, ловит информацию, а вибрации говорят ему о правильном устройстве как всего мироздания, так и нашего дома – тела.

Список используемой литературы

1. Н.Ярошенко «Неразгаданные тайны человечества» 2004г.

2. Журнал «Музыкальная жизнь» №4 2007г.

3. С.Левин «Духовые инструменты в истории музыкальной культуры». 1983г.


Трояновский Борис Юрьевич
Должность: педагог по классу флейта,блок-флейта.
Учебное заведение: ГБОУДОД им.Александрова.
Населённый пункт: Москва
Наименование материала: Методическая разработка.(эссе.)
Тема: "Влияние и польза игры на флейте и других духовых инструментах на дыхательную систему человека".
Дата публикации: 25.03.2016
Раздел: дополнительное образование

Влияние и польза

игры на флейте и других

духовых инструментах

на дыхательную систему человека.
Музыкальное образование – одно из непременных условий всесторонне развитой личности, ПОЭТОМУ МНОГИЕ родители мечтают отдать своего ребенка в музыкальную школу. В канун нового учебного года родители активно записывают своих чад в разнообразные студии и школы. Выбор музыкального инструмента, на котором ваш ребенок будет учиться играть, очень важен. От правильно принятого решения зависит многое. И влияние музыкальных занятий на здоровье ребенка, и его успехи в обучении, и его будущая карьера. Выбирая инструмент, не стоит следовать духу моды. Если в данный момент времени модно играть на баяне, вовсе не обязательно эта мода сохранится десяток лет, пока малыш вырастет. Выбирайте инструменты более универсальные. Сначала стоит поговорить с малышом, предложить ему послушать звучание разных музыкальных инструментов и показать, как на нихиграют музыканты. Ребенок, возможно, проявит интерес к чему-то определенному. Но чтобы убедиться в правильности выбора, одного желания недостаточно. Следует оценить, как тот или иной музыкальный инструмент может сказаться на здоровье
вашего ребенка. К примеру, нет ничего лучше для развития дыхания, чем занятия на духовых инструментах. Детям, страдающим астмой, особенно рекомендованы занятия на духовых музыкальных инструментах (флейта, гобой, кларнет, саксофон), а для детей трёх-четырёх лет – блок-флейта. Эти занятия сопряжены с работой над профессиональным исполнительским дыханием, которая помогает бороться с симптомами астмы и аллергии, а порой даже излечивает их! Духовые музыкальные инструменты - семейство музыкальных инструментов, у которых источником звука является столб заключённого в них воздуха; отсюда название (от слова «дух»- в значении «воздух»). Звук извлекается с помощью вдувания в инструмент воздушной струи. Духовые инструменты - инструменты универсальных возможностей. Они используются везде: в симфонических, джазовых, духовых оркестрах, народных коллективах, в коллективах авангардных направлений современной музыки. В музыкальных школах - целое «созвездие» инструментов, на которых с большим удовольствием учатся играть дети. Все эти инструменты прекрасно звучат в школьном духовом оркестре. Занятия на духовых инструментах очень полезны для здоровья. Они укрепляют и оздоравливают систему дыхания. Настоятельно рекомендуются медиками в комплексной терапии бронхиальной астмы и хронических бронхитов. Обучаясь на духовых инструментах, мальчики могут получить специальность для службы в армии. Ребят ждут и студенческие оркестры, организованные в ВУЗах страны. Сразу заметим, что для игры на духовых инструментах существуют возрастные ограничения. Например, обучаться игре на саксофоне рекомендуют с 10-11 лет – к этому возрасту ребенок
достигает необходимого физического развития. Однако, учитывая акселерацию, планку «духовиков» постепенно понижают. С 5 лет уже можно учиться играть, например, на блок-флейте или окарине. Многие родители приводят своих детей в школу именно для улучшения здоровья. Были случаи, когда ученики игрой на флейте и гобое лечились от астмы. У тех, кто систематически, ежедневно занимался, самочувствие значительно улучшалось. Да и детям учиться играть было значительно интереснее, чем надувать воздушные шарики, как советуют врачи. То, что «трубить» действительно очень полезно, подтверждает и врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Лариса Ярощук: «При игре на флейте или другом духовом инструменте (гобое, саксофоне), создается сопротивление потоку выдыхаемого воздуха. Это помогает хорошо раскрыться альвеолам (структурным единицам легких), развивает легочную ткань, улучшает газообмен в организме, увеличивает жизненный объем легких. Однако перед тем, как записать ребенка в музыкальную школу, следует учесть и противопоказания. Нельзя играть на духовых инструментах при эмфиземе (патологическом увеличении объема легких), повышенном внутричерепном давлении, кистах в легких и на некоторых стадиях туберкулеза. Нужно быть осторожными и при врожденных пороках сердца: таким детям противопоказана «тяжелая артиллерия» оркестра, например, тромбоны или тубы, так как эти инструменты требуют немалой физической нагрузки». Если у Вашего ребенка проблемы с дыханием, астма, то нет ничего лучше духового отделения – флейта, саксофон, труба, валторна. Тут вашему ребенку поначалу предложат начать учиться на деревянной или пластиковой блок-флейте. Этот этап един для всех духовых инструментов. Здесь постигаются азы нотной грамоты, мелодии и, что самое главное, развивается дыхание! Знаю многие
случаи, когда болезнь отступала под упорством и трудолюбием ребенка через пару-тройку лет занятий. Астма - это заболевание трахеобронхиального дерева, которое характеризуется бронхиальной гиперреактивностью и последующей обструкцией воздушного потока вследствие воздействия какого-либо раздражителя. Таким раздражителем могут быть экзогенные аллергены, вирусная респираторная инфекция, физическое перенапряжение, холодный воздух, табачный дым и другие вещества, загрязняющие воздух. При этом обструкция воздушных путей носит динамичный характер и улучшается либо спонтанно, либо в результате лечения. Ещё пример. Лечение астмы по-австралийски. Люди, страдающие бронхиальной астмой, знают, что приступ удушья может застать в самый неподходящий момент. В подобных ситуациях, главное – иметь с собой компактный баллончик- аэрозоль, иначе последствия могут быть самыми печальными. На случай отсутствия лекарства существуют специальные дыхательные упражнения, способные облегчить страдания больного. А недавно австралийские ученые открыли новый способ лечения астмы -игрой на духовых музыкальных инструментах. Так, в частности, приступы удушья проходят, если больной играет на диджериду – музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов. Исследование, проведенное сотрудниками Университета Южного Квинсленда -- Австралия, показало, что регулярные занятия на диджериду облегчают дыхание астматиков и улучшают состояние их здоровья в целом. В ходе эксперимента десять мальчиков-аборигенов на протяжении шести месяцев еженедельно посещали уроки игры на диджериду. По окончании выяснилось, что их респираторные функции значительно улучшились. По словам ученых, этому
способствовало глубокое и перманентное (непрерывное) дыхание, необходимое для извлечения звуков из упомянутого инструмента. Диджериду изготавливается из куска ствола эвкалипта длиной до трех метров, сердцевина которого выедена термитами. Мундштук может быть обработан черным пчелиным воском. Инструменты обычно расписывается и украшается изображениями тотемов племени.
Игра на духовых инструментах уменьшает риск развития

апноэ сна.
В исследовании приняли участие 129 человек. 64 добровольца играли на духовых музыкальных инструментах, а остальные - нет. Специалисты проверили функцию легких участников. Также добровольцы заполнили опросник, предназначенный для оценки риска развития апноэ сна, пишет The Times of India. Легкие у людей, игравших на духовых инструментах, работали не лучше, чем у тех, кто на таких инструментах не играл. Однако, согласно результатам опросника, риск развития апноэ сна у участников, которые играли на духовых инструментах, оказался ниже примерно на 1 балл. Ученые объясняют данный факт тем, что у людей, играющих на духовых инструментах, вероятно, повышен мышечный тонус в верхних дыхательных путях. Так, по словам исследователей, игра на духовых инструментах - хороший способ профилактики апноэ сна в группах риска. У занятий музыкой есть и другие плюсы. Например, они развивают области мозга, связанные с восприятием речи.
Польза от занятий музыкой.
Как известно, различным областям человеческого мозга присуща разная специализация. Мозг человека функционально разделен на два полушария, соединенных т.н. "мозолистым телом", то есть,
своеобразным "информационным мостом", соединяющим части мозга. Замечено, что у людей, интенсивно занимающихся музыкой, данный "мост" гипертрофируется, другими словами- увеличивается При занятии музыкой, мозолистое тело увеличивается в размере примерно на 25 %. (Увеличивается количество нейронов, помогающих информации циркулировать в пределах мозга). Мозолистое тело координирует работу обоих полушарий нашего мозга. Оно отвечает за скорость обмена информацией между ними. Ученые уверены, что игра на музыкальных инструментах приносит радость ребенку и стимулирует развитие. Ребёнок становится умнее, развивается образное мышление. И он может затем работать в разных областях человеческих знаний. Таким образом, игра на духовых инструментах благотворно влияет на дыхательную систему и гармонизирует общее состояние человека. Список литературы: 1. Рязанов С. «Школа игры на кларнете», изд-во «Москва», 1978г., 247 с. 2. Усов Ю. А. «Методика обучения игре на трубе», изд-во «Москва», 1982г., 354с. 3. Галыгина Дарья Александровна.

В 20 гг. ХХ в. концерты проводились не только в привычных аудиториях концертных залов и театров, но и непосредственно в рабочих клубах, в воинских частях, во время митингов, на вокзалах перед отправлением солдат на фронт. Разворачивается самодеятельность, в том числе и духовые оркестры. Их роль в годы гражданской войны была особенно высокой.

Доступность духовых инструментов для слушательского восприятия, их яркое, мощное и выразительной звучание, способное эмоционально воздействовать на человека, вдохновили немало композиторов на сочинение монументальных произведений, создание впечатляющих образов. Демократичность и народность духовых инструментов послужили немаловажной причиной и в определении той роли, которую они сыграли в становлении музыкальной культуры советского периода.

Первым государственным симфоническим оркестром стал бывший придворный оркестр Петербурга. Творческая деятельность коллектива была высокого оценена советским правительством. С 1921 г. оркестр был включен в состав Ленинградской филармонии. В 1920-е гг. с ним выступили виднейшие дирижеры и солисты - О. Фрид, О. Клемперер, А. Шнабель, Ж. Сигети, Г. Кнаппертсбуш и др. В начале 1930-х гг. оркестром руководил А. Гаук, впоследствии Ф. Штидри, а с 1938 г. - Е. Мравинский.

В 1917 - 1921 гг. в Москве не существовало специального симфонического оркестра. В концертах обычно принимал участие оркестр Большого театра, выступавший в свои выходные дни. Немалую роль в концертной жизни играли также оркестры Художественного театра, Театра Советов рабочих и красноармейских депутатов, а также оркестр Дома Союзов. Все они вели большую работу по ознакомлению масс с симфонической музыкой.

1921 - 1932 гг. в истории оркестрового исполнительства - период творческих исканий. Жизнь ставила задачу коренной перестройки обучения и воспитания музыкантов-исполнителей. Первым значительным начинанием явился Персимфанс (Первый симфонический ансамбль Моссовета без дирижера). Он был организован в 1922 г. и просуществовал около десяти лет. В нем принимали участие, главным образом, артисты оркестра Большого театра.

Возникновению Персимфанса способствовали следующие обстоятельства. В 1917 г. распался симфонический оркестр С. Кусевицкого. Таким образом, в Москве не оказалось коллектива, который мог бы вести регулярную концертную работу. Все видные музыканты считали за честь играть в Персимфансе. Инициатива создания оркестра принадлежала скрипачу Л. Цейтлину. Организаторами оркестра были также фаготист В. Станек и трубач М. Табаков. Среди лучших исполнителей-духовиков можно назвать Ф. Левина, Н. Назарова, Я. Куклеса, С. Розанова, Я. Шуберта, И. Костлана, П. Эйсмонта, В. Солодуева, В. Блажевича, П. Кротова. Сама специфика оркестрового исполнительства без дирижера требовала подбора музыкантов только высокой квалификации.

Программы выступлений оркестра были очень разнообразны и включали в себя труднейшие симфонические произведения русских и западноевропейских композиторов. Деятельность Персимфанса оставила значительный след в концертной жизни страны. В 1927 г. в связи с пятилетием со дня основания оркестру было присвоено почетное звание заслуженного коллектива республики.

В начале 1930-х гг. Персимфанс прекратил свое существование. Причиной этому служили многие факторы, главный из которых заключался в том, что в оркестре участвовали музыканты, занятые на основной работе в других коллективах. Однако влияние Персимфанса на музыкальную жизнь страны было огромным. В 1929 г. такой же оркестр был создан в Воронеже. В Московской консерватории по методу Персимфанса занимался студенческий оркестр.

В 1928 г. в Москве возник симфонический оркестр Софила (Советской филармонии). Им руководили Н. Голованов, Л. Штейнберг, А. Гаук, позднее Н. Рахлин и С. Самосуд.

Одновременно с организацией в стране музыкально-художественного радиовещания в Москве в 1930 г. создается симфонический оркестр радиовещания. Его руководителями были А. Орлов, А. Гаук, Н. Голованов, Н. Аносов, Г. Рождественский. Позже коллектив возглавлял В.Федосеев.

К 1936 г. относится создание одного из прославленных коллективов - Государственного академического симфонического оркестра СССР. Во главе его стояли А. Гаук, Н. Рахлин, К. Иванов. Много лет главным дирижером оркестра являлся Е. Светланов.

В 1931 г. Ленинградский комитет радиофикации создал симфонический оркестр. Во время Великой Отечественной войны этот коллектив работал в осажденном Ленинграде. В 1953 г. он передан в ведение Ленинградской филармонии. Оркестром руководили К. Элиасберг, Н. Рабинович, А. Янсонс. Позже его возглавил А. Дмитриев.

Родившиеся симфонические и оперные коллективы ставили вопрос о подготовке отечественных исполнительских кадров. Существовавшие до революции методы и формы воспитания музыкантов-духовиков не выдерживали критики.

Появление в стране сети музыкальных школ, училищ и консерваторий само по себе еще не решало основного вопроса: какими должны быть новые советские исполнительские кадры духовиков?

Общему музыкальному развитию учеников в начальном периоде обучения уделяли большое внимание все отечественные «школы» обучения игре на духовых инструментах. Авторами этих учебных пособий были Н. Платонов, В. Цыбин, Н. Назаров, С. Розанов, В. Солодуев, Г. Орвид, В. Блажевич и др. В отличие от большинства зарубежных учебных пособий, построенных, в основном, на инструктивном материале, отечественные «школы» включали и художественные произведения. Гаммы, этюды и упражнения в них чередовались с лучшими образцами классической и современной музыки.

Не умаляя значения техники, мастерства владения инструментом, советская методика выступала за органическую связь технического и художественного развития ученика, рассматривая работу над гаммами, упражнениями и этюдами как часть процесса его художественного воспитания, развития исполнительского мастерства музыканта в широком смысле этого слова.

Решающим фактором в формировании отечественной школы игры на духовых инструментах явилось создание полноценного художественного репертуара. Виднейшие педагоги, стремясь поднять художественную значимость репертуара для духовых инструментов, расширить круг произведений за счет переложений и обработок различных сочинений, проделали громадную работу. Многое в этой области сделал известный музыкант, композитор и педагог А. Гедике (1877 - 1957). В 1931 - 1935 гг. он создал «Библиотеку для духовых инструментов», в которую включил свои переложения и обработки произведений Баха, Генделя, Скарлатти, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Мендельсона, Грига, Шопена и т.д. Каждому инструменту, начиная с флейты и кончая тромбоном, он посвятил три тетради по одиннадцать-двенадцать пьес в каждой. Трудно переоценить не только высокое педагогическое значение этой работы, но и бережное отношение к оригиналам, большое мастерство, с которым она выполнена.

Постепенно расширявшийся репертуар, его высокие художественные качества, возросшие технические трудности сочинений, а также рост оркестрового исполнительства и музыкального образования послужили стимулом для расцвета искусства, повышения мастерства владения инструментом.

На смену старшему поколению музыкантов-духовиков, воспитанников дореволюционных учебных заведений, пришла плеяда молодых талантливых исполнителей.

Ведущее положение в консерватории заняли первоклассные виртуозы-исполнители: В.Н. Цыбин (флейта), С.В. Розанов (кларнет), М.И. Табаков (труба), В.М. Блажевич (тромбон). Продолжили свою работу в консерватории М.П. Адамов (труба) и Ф.Ф. Эккерт (валторна). В класс гобоя был приглашен известный педагог Г.А. Гек, в класс фагота - воспитанник Московской консерватории И.И. Костлан. В 1920-е гг. консерватория насчитывала девять классов духовых инструментов.

Среди профессорско-преподавательского состава отделения духовых инструментов в 1920 - 1930-е гг. главенствующая роль принадлежала Сергею Васильевичу Розанову (1870 - 1937). В течение тридцати шести лет (1894 - 1930) он являлся солистом оркестра Большого театра. Для исполнительского стиля Розанова характерна высокая культура широкого, насыщенного и, в то же время, выразительного звучания - именно то, что было свойственно русскому музыкальному исполнительству в целом. Творческая деятельность Розанова утвердила всеобщее признание кларнета как сольного и камерного инструмента. Сергей Васильевич Розанов явился своего рода основоположником концертного исполнительства на духовых инструментах в России.

Будучи профессором консерватории с 1916 г., Розанов назначается вначале первым деканом оркестрового отделения, а затем - заведующим кафедрой духовых инструментов (1931 - 1935). Он явился подлинным реформатором обучения игре на духовых инструментах, создателем нового художественного репертуара, методики учебного процесса, автором первых советских учебных пособий.

Розанов - один из основателей отечественной школы игры на кларнете, опирающейся на русскую и советскую музыкальную культуру и исполнительство. Являясь замечательным камерным исполнителем и большим знатоком репертуара для духовых инструментов, Розанов основал смешанный класс камерного ансамбля, которого ранее не существовало.

Розанов умело сочетал педагогическую работу с научно-методической и исполнительской деятельностью. Огромное значение он придавал высокохудожественному репертуару. Ему принадлежит большое количество транскрипций, обработок и переложений для кларнета с фортепиано произведений русских и зарубежных композиторов. Причем первые его работы относятся к 1891 г., когда в педагогической практике обучения исполнителей на духовых инструментах эта литература отсутствовала.

Широкой популярностью до сих пор пользуется «Школа игры на кларнете» Розанова (издана в 1940 г. под редакцией А. Семенова) и его «Упражнения для развития техники на кларнете» (1940), обобщившие его опыт воспитания молодых музыкантов. Заслугой Розанова стала разработка принципиальных основ методики обучения музыкантов-духовиков, что существенным образом стимулировало развитие научного мышления в этой области. На основе читаемого с 1930 г. курса методики обучения игре на духовых инструментах С.В. Розанов создает первое специальное пособие «Основы методики преподавания игры на духовых инструментах». В этом методическом труде впервые вопросы обучения духовиков были поставлены на научную основу; сформулированы основные принципы школы обучения игре на духовых инструментах: - развитие технических навыков должно проходить в тесной связи с художественным развитием; - в процессе работы учащегося с музыкальным материалом необходимо добиваться сознательного его усвоения; - в основу правильной постановки должно быть положено знание анатомии и физиологии органов, участвующих в процессе игры на том или ином духовом инструменте.

Вопросы, связанные с сущностью, значением и методами развития исполнительского дыхания, устройством дыхательного аппарата музыканта-духовика, практическим применением в процессе игры на духовых инструментах различных типов дыхания, выработкой правил вдоха и выдоха, - впервые были поставлены и частично разрешены профессором С.В. Розановым в его работе «Основы методики преподавания игры на духовых инструментах».

Под руководством Розанова музыкальная мастерская Московской консерватории произвела некоторые усовершенствования в конструкции кларнета. В частности, были сделаны оригинальные приспособления для исполнения трелей.

Среди многочисленных воспитанников Розанова выделяются А. Володин, А. Штарк, А. Семенов, И. Майоров, А. Александров, А. Пресман и др.

В деле подготовки исполнителей на духовых инструментах велики заслуги Владимира Николаевича Цыбина (1877 - 1949) - замечательного флейтиста-виртуоза, талантливого композитора, дирижера и педагога. По классу флейты он занимался в Московской консерватории у профессора В. Кречмана с 1889 по 1895 г. Позднее обучался в Петербургской консерватории (1910 - 1914), которую окончил по классу композиции у А. Лядова и Я. Витола и по классу дирижирования у Н. Черепнина.

Исполнительская деятельность Цыбина протекала в оркестрах Большого и Мариинского театра, где он работал в качестве первого флейтиста. С 1914 по 1920 г. Цыбин вел класс флейты в Петроградской консерватории, а с 1923 по 1949 занимал должность профессора в Московской консерватории. Он проявил себе как талантливый педагог, воспитатель плеяды замечательных музыкантов, среди которых: Н. Платонов, Ю. Ягудин, Б. Тризно, Р. Миронович, А. Баранников, Н. Мышко, С. Елистратов, П. Федотов, Г. Саакян, А. Заливухин, Д. Харкеевич и др.

Цыбин В.Н. - автор ряда методических пособий. Большим трудом, обобщающим его педагогический опыт, явилась вышедшая в 1940 г. первая часть его работы «Основы техники игры на флейте». Цыбин был талантливым композитором. Он автор более ста опусов, среди которых несомненную ценность представляют сочинения для духовых инструментов: концерты для гобоя, трубы и валторны, три концертных аллегро, концертные этюды и тарантелла для флейты с фортепиано и многие другие. Им написана одна из первых советскихопер «Фленго» (на сюжет из эпохи Парижской коммуны), поставленная в конце 1920-х гг. на сцене филиалаБольшого театра, а также в Саратове и Воронеже, детская опера «Сказка о мертвой царевне».

Выдающаяся роль в создании советской тромбоновой школы принадлежит замечательному исполнителю, педагогу, композитору и дирижеру Владиславу Михайловичу Блажевичу (1881 - 1942). Окончив в 1905 г. Московскую консерваторию по классу Х. Борка, он с 1906 по 1928 г. работал в оркестре Большого театра. В 1920 г.

Блажевич начал вести класс тромбона в Московской консерватории (с 1922 г. - в качестве профессора), которым руководил до конца своей жизни.

Свои педагогические принципы Блажевич изложил в многочисленных этюдах и написанной в середине 1920-х гг. «Школе для раздвижного тромбона» (издана в 1939 г.), являющейся по сей день отличным пособием для начинающих тромбонистов. Им издана также «Школа коллективной игры на духовых инструментах», «Школа для трубы» (обе - в 1939 г.). Неизменной популярностью долгие годы пользовались его концертные сочинения для тромбона с фортепиано (одиннадцать концертов, а также миниатюры, трио, дуэты и т.д.)

К замечательной плеяде русских музыкантов относится трубач Михаил Иннокентьевич Табаков (1877 - 1956). Образование он получил в музыкальном училище Одесского отделения РМО (окончил в 1891). Школу солиста-трубача Табаков прошел, играя в оркестре Большого театра, в котором проработал более сорока лет (1898 - 1939). Расцвет исполнительского творчества Табакова связан с его деятельностью в оркестре под управлением С. Кусевицкого и в Персимфансе.

Табаков обладал звуком, необычайным по красоте и силе. Его по праву считали лучшим исполнителем Вагнера и Скрябина. Табаков оставил ряд учебно-педагогических пособий, наиболее известными из которых являются «Ежедневные упражнения трубача» (1953) и «Первоначальная прогрессивная школа для трубы» (четыре части, 1946-1953). В 1940 г. без защиты диссертации ему была присвоена степень доктора искусствоведения.

Исполнительскую манеру Табакова, необыкновенную мощь и благородство звучания переняли многие советские трубачи, развив и доведя до совершенства другие возможности и качества трубы - виртуозность, легкость и выразительность в сочетании с блеском и яркостью тембра. В первую очередь, это относится к его лучшим воспитанникам и последователям - С.Н. Еремину и Г.А. Орвиду, профессорам Московской консерватории. Среди учеников Табакова следует назвать также А. Деревенцеву, Т. Докшицера, Н. Полонского, Л. Юрьева, П. Волоцкого, В. Плахоцкого и др.

Плодотворной была деятельность Профессора Фердинанда Фердинандовича Эккерта (1865 - 1941), начатая им в Московской консерватории еще в 1905 г. и продолжавшаяся до 1941 г. Эккерту принадлежит около двухсот вокальных и инструментальных произведений, а также восемь музыкальных комедий, три оперы, музыка к ряду драматических спектаклей, несколько вокальных миниатюр на слова Д. Бедного и М. Горького и другие сочинения. Из инструментальных пьес в свое время популярностью пользовались его валторновые концерты.

В 1940 г. класс гобоя поручено было вести известному музыканту Николаю Владимировичу Назарову (1885 - 1942). В 1910 г. он окончил Московскую консерваторию профессора В.Н. Денте и был принят на место первого гобоиста в оркестр Большого театра. С 1923 по 1929 г. он играл в Персимфансе, затем в оркестре Всесоюзного радио. С 1911 г. Назаров ведет педагогическую работу в различных учебных заведениях. С 1929 г. преподает в музыкальном техникуме имени Гнесиных, с 1933 - параллельно в музыкальном училище М.М. Ипполитова-Иванова. Назаров - автор обработок для гобоя и фортепиано, для квинтета духовых оркестров. Популярность пользуется его «Школа игры на гобое» (две части, 1939, 1941).

С 1922 г. класс фагота возглавил Иван Иосифович Костлан (1877 - 1963). Чех по национальности, он всю жизнь прожил в России, в течение многих лет играл в оркестре Большого театра. Воспитанник Московской консерватории, ученик В. Кристеля (занимался в классе фагота с 1898 по 1903), Костлан усвоил лучшие традиции русской музыкальной культуры и успешно развивал их в своей педагогической работе. Ему принадлежит заслуга обогащения педагогического репертуара для фагота. Широкий популярностью пользуется его «Инструкция по выделыванию тростью», написанная для «Школы игры на фаготе» Р. Терехина (1954).

Костлан воспитал большое число фаготистов, игру которых отличает благородное звучание, хорошее чувство фразы, логичность и законченность. К его лучшим ученикам относятся: Р. Терехин, П. Савельев, П. Караулов, А. Абаджан, Ю. Неклюдов, Ю. Курпеков и др.

В 1936 г. для всех духовых инструментов в консерваториях установлен пятилетний срок обучения.

С осени 1928 г. в консерватории организуются двухгодичные курсы военных капельмейстеров, на которые записалось тридцать слушателей из числа студентов старших курсов консерватории. Так было положено начало профессиональному образованию военных дирижеров.

В сентябре 1929 г. открылся специальный военно-капельмейстерский класс. Им руководили А. Александров и В. Блажевич. В следующем году класс был преобразован в военно-капельмейстерское отделение, а в 1935 г. - в факультет с четырехлетним сроком обучения.

Весьма плодотворной в довоенный период была работа кафедры духовых инструментов в Ленинградской консерватории. После революции она пережила те же трудности, через которые прошла Московская консерватория. Огромное влияние на историю классов духовых инструментов и на развитие нашего исполнительского искусства оказала педагогическая и исполнительская деятельность Александра Гордеевича Васильева (1878 - 1948). Он явился основателем ленинградской школы фагота. Свыше сорока лет он был солистом симфонического оркестра Ленинградской филармонии. В 1927 г. начал преподавать в консерватории.

Исполнительскую манеру Васильева отличал, в первую очередь, исключительно красивый звук фагота, который наряду с благородством и певучестью имел очень богатые динамические краски и был точен интонационно. Васильев был замечательным оркестрантом-солистом. Он не оставил каких-либо методических работ и исследований. Но его метод преподавания был богат и целенаправлен. Основа его - личный пример, свободная и легкая передача ученикам собственного исполнительского опыта и мастерства. К лучшим воспитанникам Васильева относится Д. Еремин, Г. Еремкин, А. Галустян, Е. Стындель, Е. Халилеев, Ф. Захаров, В. Брунс и др.

Одним из лучших профессоров старшего поколения был Василий Федорович Бреккер (1863 - 1926). С 1884 по 1926 г. - он солист оркестра Мариинского театра, в 1897 - 1926 гг. - преподаватель консерватории. В течение сорока лет он занимал ведущее положение в оркестре и консерватории. Преподавательская работа Бреккера принесла плодотворные результаты. Его учениками были виднейшие советские кларнетисты - В. Генслер, Б. Яблочкин и др. Бреккеру принадлежит «Школа игры на кларнете», этюды, пьесы, транскрипции, которые не утратили своей педагогической ценности и в наши дни.

Достойным продолжателем лучших традиций ленинградской кларнетовой школы явился Владимир Иванович Генслер (1906 - 1963). В 1929 г. он закончил консерваторию (классы В. Бреккера и А. Березина), с 1930 по 1957 г. - солист симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Генслер - лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (первая премия, 1935). Его исполнительская и педагогическая деятельность явилась значительным вкладом в музыкальную культуру Ленинграда.

Совершенствование исполнительства на духовых инструментах в середине ХХ в. связано с творчеством выдающихся композиторов современности - Д.Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева.

Для Д.Д. Шостаковича (1906 - 1975) очень характерен принцип индивидуализации тембров отдельных инструментов в мелодически развернутых эпизодах (напевно-лирических или декламационно-патетических). Духовые инструменты выводятся композитором на первый план. Зачастую они являются носителями основной идеи произведения. Духовым инструментам принадлежит главная роль в обрисовке мрачных и жутких образов.

Значительны и ответственны партии духовых инструментов в творчестве С.С. Прокофьева (1891 - 1953). Однако Прокофьев по-иному подходит к использованию духовых инструментов. Его принцип оркестровки основан на тембровой многокрасочности темы, когда в обрисовке ее участвует ряд инструментов. Поручаемые им небольшие фразы, сплетаясь воедино, создают яркие колористические звуковые образцы, выпуклые портреты.

История развития советской музыки для духовых инструментов - это процесс формирования таких жанров, как концерт, соната, сюита, а также сочинения малой формы. Советские композиторы обратились к концертным формам, возродив славные традиции старых полифонистов - венских классиков.

В 1940 - 1950-е гг. в высших учебных заведениях развертывается педагогическая деятельность новой плеяды талантливых музыкантов, пришедших на смену профессорам старшего поколения. В большинстве своем воспитанники консерваторий, закончившие аспирантуру и имевшие педагогический опыт работы в качестве ассистентов, эти педагоги в послевоенный период возглавили все основные специальные классы.

Большое влияние на дальнейшее развитие советской школы игры на духовых инструментах оказала педагогическая и методическая работа ведущих профессоров Московской консерватории: флейтистов Н.И. Платонова и Ю.Г. Ягудина, гобоистов Н.Н. Солодуева и М.А. Иванова, кларнетистов А.В.Володина и А.Г. Семенова, валторнистов А.И. Усова и А.А. Янкелевича, трубачей С.Н. Еремина и Г.А. Орвида, тромбонистов В.А. Щербинина и П.И. Чумакова. Плодотворную педагогическую работу ведут педагоги следующего поколения: флейтисты Ю.Н. Должников и А.В. Корнеев, гобоисты М.М. Оруджев и А.В. Петров, фаготист Р.П. Терехин, валторнист А.С. Демин, тромбонист М.М. Зейналов. Успешно совмещают преподавание с игрой в оркестре такие видные музыканты, как В.А. Новиков и Л.В. Володин (труба), А.Т. Скобелев (тромбон). Класс ансамбля медных духовых инструментов ведет Л.Е. Чумов.

Студенты Московской и Ленинградской консерваторий представляют на выпускной экзамен обширные программы, содержащие произведения как классической, так и современной музыки. В большинстве это произведения высшей художественной и виртуозной трудности. Показательны успехи воспитанников консерваторий на всесоюзных и международных конкурсах.

Среди старейших профессоров Ленинграда-Петербурга можно выделить следующих: флейтисты Б.В. Тризно и И.Ф. Янус, гобоист А.А. Паршин, кларнетист А.В. Березин, фаготист Д.Ф. Еремин, трубач М.С. Ветров, тромбонист А.А. Козлов. В последнее десятилетие успешную педагогическую работу ведут флейтисты Г.П. Никитин и А.М. Вавилина, гобоисты К.Н. Никончук и В.М. Курлин, кларнетисты П.Н. Суханов и В.П. Безрученко, фаготист Г.З. Еремкин, валторнисты П.К. Орехов и В.М. Буяновский, трубач Ю.А. Большиянов, тромбонисты Н.С. Коршунов, В.Ф. Венгловский, В.В. Сумеркин, тубист В.В. Галуев и др.

С 1944 г. подготовку музыкантов-духовиков осуществляет Российская Академия музыкального искусства им. Гнесиных. Среди окончивших академию - лауреаты всесоюзных и международных конкурсов: Т. Докшицер, С. Бессмертнов, И. Мозговенко, А. Любимов, Е. Непало, В. Есипов, В. Шклянко, В. Здоров, Е. Ляховецкий, А. Осейчук, Н. Оленчик, Г. Забара, С. Рязанцев, А.Раев, И. Боголепов, В. Школьник, С. Великанов, А. Краковский, И. Сазонов, В. Сакморов, М. Гурфинкель, Л. Мельников и др.

Маметов Евгений Юрьевич
Должность: преподаватель по классу -духовые и ударные инструменты
Учебное заведение: МБУ ДО ДШИ
Населённый пункт: город Слюдянка Иркутская область
Наименование материала: Методический доклад
Тема: "Методика преподавания игре на духовых инструментах"
Дата публикации: 15.10.2017
Раздел: дополнительное образование

Методика обучения игре на духовых

инструментах

Разработчик:

Маметов Евгений Юрьевич

г. Слюдянка

1. Введение

Психофизиологические основы исполнительского процесса на духовых

инструментах

Акустические основы звукообразования на духовых инструментах.

4. Развитие музыкальных способностей в процессе воспитания музыканта

5. Развитие внутреннего слуха.

6. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения на духовых

инструментах.

Исполнительское дыхание. Его сущность. Значение. И методы развития.

8. Характерные недостатки постановки у начинающих музыкантов.

1.Введение

Методика обучения игре на духовых инструментах является составной частью

музыкально педагогической науки рассматривающей общие закономерности процесса

обучения на различных духовых инструментах. Российская педагогическая наука в

области исполнительства на духовых инструментах насчитывает не более 80 - ти лет. Она

достигла новых рубежей восприняв и развив дальше все лучшее что было свойственно

русской школе игры на духовых инструментах. Ее успехи известны не только у нас в

стране но и за рубежом.

Композитор Гедике писал: техника игры на духовых инструментах ушла вперед на

столько что если бы лучшие исполнители особенно на медных жившие 50-70 лет назад

услышали наших духовиков то не поверили бы своим ушам и сказали бы что это

невозможно.

Следует признать что теория методики обучения на духовых инструментах как

часть педагогической науки среди других методик является самой молодой. Каждое

поколение духовиков вносит свой вклад в методику. Методика обучения на каком либо

инструменте является частью педагогики.

Слово методика греческого происхождения в переводе на русский язык - путь к

чему либо. Методика есть совокупность способов то есть приемов выполнения какой либо

работы (исследовательской, воспитательной). В узком смысле слова методика это способ

преподавания того или иного предмета на основе анализа и обобщения лучших педагогов,

музыкантов и исполнителей.

Методика изучает закономерности и приемы индивидуального обучения. Методика

способствует воспитанию общей музыкальной культуры, расширяет кругозор

исполнителей. Методика ближе со прикасает со специальностью. Выдающимся

исполнителем и педагогом положившим начало развитию Советской методики был

Розанов. Его работа Основы преподавания на духовых инструментах Москва 1935 год был

первым трудом поставленным на научную основу.

В своем труде он сформулировал принципы которые стали основными в

методической школе на духовых инструментах :

Развитие технических навыков у учащихся должно проходить тесно с

художественным развитием.

В процессе работы учащегося над музыкальным произведением необходимо

добиваться сознательного его усвоения и тогда будет прочнее.

В основу правильной постановки должно быть положено знание анотомии и

физиологии органов участвующих во время игры.

Основные вопросы методики сформулированные Розановым получили развитие у

профессоров Платонова, Ю.Усова, Пушечникова, Т. Докшицера, Г. Уорвит.

Наличие солидной теоретической базы позволяет поднять преподавание игры на

различных музыкальных инструментах на новую качественную ступень.

2. Психофизиологические основы исполнительского процесса на духовых

инструментах.

Музыкальное исполнение - это активный творческий процесс в основе

которого лежит сложная психофизиологическая деятельность музыканта.

Прямо подчеркните эту формулировку. Играющий на любом инструменте должен

координировать действия целого ряда компонентов:

двигательного чувства,

музыкально эстетических представлений,

волевых усилий.

Это тоже очень важный момент. Именно это разнообразие психофизиологических

действий выполняемых музыкантом в процессе игры и определяет сложность музыкально-

исполнительской техники.

Дальнейший путь научного обоснования музыкально-исполнительского процесса

был связан с изучением физиологии высших отделов центральной нервной системы.

Учение великого русского физиолога академика И.П.Павлова о высшей нервной

деятельности, о неразрывной связи всех жизненных процессов, учении о коре головного

мозга - как материальной основе психической деятельности помогло передовым

музыкантам изменить подход к обоснованию исполнительской техники.

Педагоги и исполнители стали глубже интересоваться работой мозга в процессе

игры. Стали обращать больше внимания на сознательное усвоение цели и задач. Основные

принципы работы коры головного мозга - это координированная деятельность человека

осуществляется посредством сложных и тонких нервных процессов непрерывно

протекающих в корковых центрах мозга. В основе этих процессов лежит образование

условного рефлекса.

Высшая нервная деятельность складывается из двух важнейших и физиологически

равноценных процессов:

возбуждение которое лежит в основе образования условных рефлексов;

внутреннего торможения, обеспечивающего анализ явлений;

Оба этих процесса находятся в постоянном и сложном взаимодействии. Взаимно влияя

друг на друга и в конечном итоге регулируют всю жизнедеятельность человека.

3. Акустические основы звукообразования на духовых инструментах

В отличие от клавишных, смычковых и ударных инструментов, где в роли вибратора

выступают твердые тела (у струнных - струны, особые пластины, кожа у ударных) все

духовые инструменты принадлежат к инструментам с газообразным звучащим телом.

Причиной возникновения звука здесь служит колебания воздушного столба воздуха

вызываемое особыми действиями возбудителей. Специфика звукообразования на духовых

инструментах зависит от устройства инструментов. Современная музыкальная акустика

все духовые инструменты разделяет на три группы:

первая группа лабеальные от латинского слова laba (губа) также называются они

свистящими (относятся все виды свирелей, флейт, некоторые органные трубы),

вторая группа язычковые, тростевые или лингвальные от латинского

слова лингия (язык) (все виды кларнетов, все виды гобоев, фаготов, все виды

саксофонов и баситгорнов),

третья группа с воронкообразным мундштуком обычно они

называются медными (все виды корнетов, труб, валторны, тромбоны, тубы, горны,

фанфары).

Как же образуется звук?

На флейте являющейся инструментом с газообразным возбудителем звук

образуется в результате трения выдыхаемой струи воздуха об острый край отверстия

ладиум находящуюся в головке у флейты. При этом периодически изменяется скорость

движения воздушной струи что и обуславливает возникновение звуковых колебаний в

канале флейты. Все язычковые принадлежащие к инструментам с твердым возбудителем

образуют звуки при помощи колебаний особых тростниковых пластин (тростей).

Колебательный процесс на этих инструментах регулируется действиями двух

взаимодействующих сил: поступательным движением выдыхаемой струи воздуха и силой

упругости трости.

Выдыхаемая струя воздуха отгибает утонченную часть трости к наружи, а сила ее

упругости заставляет тростниковую пластинку возвратится в первоначальное положение.

Этими движениями язычка (трости) обеспечивается прерывистое толчкообразное

вхождение воздуха в канал инструмента где возникает ответное колебание воздушного

столба поэтому рождается звук.

Еще большим своеобразием отличается возникновение звука на духовых

инструментах с воронкообразным мундштуком. Здесь в роли твердого возбудителя звука

выступают центральные участки губ охваченные мундштуком.

Как только выдыхаемая струя воздуха попадает в узкую губную щель она в тот час

приводит в колебания губы. Эти колебания изменяя величину отверстия губной щели

создают периодическое толчкообразное движение воздуха в мундштук инструмента.

Результатом этого является поочередное сгущение или разряжение воздуха в канале

инструмента обеспечивающее появление звука.

Рассмотрев акустические основы звукообразования мы находим одно общее

явление: во всех случаях причиной образования звука является периодическое

колебание воздушного столба заключенного в инструменте вызываемое

специфическими движениями различных устройств и возбудителей звука.

При этом колебательные движения воздушной струи, тростниковых пластинок или губ

возможно лишь при условии согласованных действий различных компонентов

исполнительского аппарата

4. Развитие музыкальных способностей в процессе воспитания музыканта

Несмотря на примерно равные умственные способности и физическое развитие

учащихся мы имеем различные результаты их обучения. Анализ этих явлений

свидетельствует о том что в подготовке исполнителя интуитивное начало то есть наличие

природных способностей приобретает решающее значение. В.М. Теплов в своем

труде "Психология музыкальных способностей" музыкальная литература 1947 год

доказывает возможность развития всех музыкальных способностей на основе врожденных

задатков. Не может быть способностей которые не развивались бы в процессе воспитания

и обучения.

Что мы имеем в виду когда говорим о музыкальных способностях или музыкальных

задатков?

Прежде всего мы подразумеваем музыкальность. Это удачное определение

сделал Алексеев в своей методике обучение игре на фортепиано. "Музыкальным следует

назвать человека чувствующего красоту и выразительность музыки способного

воспринимать в звуках произведения определенное художественное содержание а если он

исполнитель то и воспроизводить это содержание". Музыкальность развивается в

процессе правильной хорошо продуманной работы в течении которой педагог ярко и

всесторонне раскрывает содержание изучаемых произведений, иллюстрируя свои

объяснения показом на инструменте или записью.

В комплекс понятия музыкальности входит ряд необходимых компонентов а

именно:

музыкальный слух,

музыкальная память,

музыкально ритмическое чувство.

Музыкальный слух

Музыкальный слух - это сложное явление включающее в себя такие понятия, как:

звуковысотный (интонационный),

мелодический (ладовый),

гармонический,

внутренний слух.

Каждая из названных сторон музыкального слуха имеет в обучении и в

исполнительской практике большое значение. Исполнителю совершенно необходимо

наличие хорошо развитого относительного слуха, дающего возможность различать

соотношение звуков по высоте взятых одновременно или последовательно.

Это качество чрезвычайно важное для оркестрового музыканта. В оркестре цениться

исполнитель который хорошо слушает свою группу, активно в ней участвует не нарушая

ансамбля. Способность слышать воображаемые звуки, записывать их на бумаге и

оперировать ими называется внутренним слухом. Музыкальный слух развивается в

процессе деятельности музыканта. Нужно добиваться чтобы вся работа с инструментом

протекала при неустанном контроле слуха.

Недостаток учащихся в том , что они не контролируют свою игру на инструменте

слухом. Это основной недостаток самостоятельной работы учащихся. Педагогу по

специальности необходимо постоянно проявлять заботу о развитии всех компонентов

музыкального слуха и прежде всего внутреннего мелодического слуха.

5. Развитие внутреннего слуха

По мимо уроков сольфеджио и выполнение домашних заданий по этому предмету

педагог по специальности требует исполнение по памяти знакомых ранее или вновь

услышанных музыкальных отрывков (подбирание по слуху ), транспонирование знакомых

мелодий в другие тональности, импровизация, а так же сочинение музыки если есть

достаточно данных для этого.

Полезно приучать учащихся анализировать свое или другое исполнение,

критически их оценивая. Поэтому и надо ходить на концерты не только своей

специальности: хор, камерный оркестр, духовой, эстрадный, ансамбли, солисты, скрипачи.

Для развития мелодического слуха необходимо систематически работать над

кантиленой (медленной пьесой). Кантилена (медленная пьеса) так же развивает выдержку

потому что идет большая нагрузка на губы, большое дыхание берешь. Совершенствую

гармонический слух полезно анализировать фактуру изучаемого музыкального

произведения, больше играть в ансамбле, в оркестре. Фактура латинское слово в

переносном значении устройство, строение музыкальной ткани.

Хорошо развитый музыкальный слух - это важнейшее условие для развития

музыкальной памяти.

Музыкальная память - это понятие синтетическое, включающее в себя слуховую,

зрительную, двигательную, логическую. Музыкальная память также поддается развитию.

Важно для музыканта что б были развиты по крайней мере три вида памяти :

первая слуховая служащая основой для успешной работы в любой области

музыкального искусства,

второе логическая связанная с пониманием содержания произведения и

закономерностями развития музыкальной мысли,

третий вид двигательная крайне важная для исполнителей инструменталистов.

У многих важную роль в процессе запоминания играет зрительная память. Работая

над развитием памяти учащегося следует помнить: очень важна система запоминания

музыки, учащийся должен учитывать что музыка протекает во времени, создание

произведения как чего то целого возможно при условии удержания в памяти его частей. В

результате частого исполнения запоминание может быть преднамеренным. Запоминание

может быть и преднамеренным когда специально заучивают отдельные отрывки, а затем и

все произведение целиком.

Здесь необходимо знание формы произведения, его гармонической структуры. При

разучивании важно осознавать сходность, повторность отдельных частей музыкальной

формы, причем внимание фиксируется на том, что различает эти части, и что их

объединяет. В преднамеренном запоминании участвует: зрительная, двигательная, а так же

более сложная внутренняя слуховая память. Проверка правильности выученного

музыкального произведения: запись заученной музыки без использования инструмента

(нотами), транспонирование мелодии в другую тональность и умение начать исполнение с

любого места. Умение начать исполнения с любого места свидетельствует о глубоком и

тщательном знании исполнителем музыки произведения.

6. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения на духовых инструментах

Анализируя технологию звукоизвлечения на духовых инструментах можем

установить что она слагается:

зрительно-слуховых представлений: сначала вы видите ноту, внутренне услышали

эту ноту;

исполнительское дыхание: после того как вы поняли что это за нота и где она

звучит примерно (в голове), вы берете дыхание. Вот это исполнительское дыхание.

особая работа мускулатуры губ и лица: нужно поставить губы так и мышцы что бы

взять эту ноту

специфические движения языка: то есть каким языком твердым, мягким или

координированное движение пальцев: аппликатура какая и прочее...

непрерывный слуховой анализ: вот эти все моменты до последнего они все

подчиняются слуховому анализу (непрерывному)

Указанные компоненты неразрывно связанны между собой сложной нервно - мышечной

деятельностью и составляют исполнительский аппарат музыканта.

Будет такой вопрос: из каких компонентов состоит технология

звукоизвлечения? Вот эти компоненты 6 штук вы должны будете назвать.

Важнейшее значение принадлежит губному аппарату. Вопрос будет: что такое губной

аппарат? Эти все формулировки надо знать как отче наш.

Губной аппарат - это система мышц губных и лицевых, слизистая оболочка губ и

рта, слюнные железы. Совокупность этих элементов называется губной аппарат. Губной

аппарат иначе называют иногда амбушюр .

Понятие амбушюр применяется в связи со всеми духовыми инструментами, но трактуется

по разному: одни считают что это обозначает устье или мундштук, другие что это

относиться к губной щели.

Согласно изданию Москва 1966 год энциклопедическому музыкальному словарю

слово амбушюр - французское и имеет два понятия:

первое способ складывания губ и языка при игре на духовых инструментах. Таким

образом можно точно определить это положение, степень упругости губных и лицевых

мышц исполнителя, их натренированность, выносливость, сила, гибкость и подвижность

при игре называется амбушюром.

И второе определение в этом словаре: это то же самое что мундштук.

Систематическая тренировка для исполнителя приобретает первостепенное

значение. Развитие губного аппарата должно вестись в двух плоскостях. Первая

плоскость: это развитие губных мышц то есть развитие силы, выносливости губных,

лицевых мышц. После того как вы развили появляется красота звучания, свой

своеобразный тембр, интонационное качество звука. Для это цели нужно проигрывать на

полное дыхание целые ноты в течении 20-30 минут.

7. Исполнительское дыхание. Его сущность. Значение. И методы развития

Техника дыхания исполнителя на духовых инструментах это прежде всего техника

владения звуком включающее в себя все многообразие тембра, динамики, штрихов и

артикуляции. Если хорошо поставлено дыхание по звуку можно судить сразу что у

человека есть тембр, динамика, артикуляция. Культура звучания предполагает наличие

определенной школы дыхания.

Если зарождению звука определяющая роль принадлежит языку то в ведению звука

она принадлежит воздушной струе выдыхаемой исполнителем в инструмент. Характер

воздушной струи корректируется кроме мышц дыхания губными мышцами, мышцами

языка. А все они вместе контролируются слухом. Условно исполнительское дыхание

можно сравнить со смычком у скрипачей.

Исполнительское дыхание является активным выразительным средством в

арсенале музыканта духовика.

Профессиональное дыхание исполнителя на духовых инструментах определяется в

первую очередь сознательным и целенаправленным управлением дыхательными мышцами

в полной мере работающими при вдохе и выдохе. В дыхательном механизме участвуют

мышцы вдоха и выдоха. От умелого использования этих мышц антогонистов зависит

техника дыхания исполнителя.

К мышцам вдоха относится: диафрагма и наружные межреберные.

К мышцам выдоха относятся: брюшной пресс и внутренние межреберные мышцы.

Исполнитель должен научиться управлять активным вдохом и выдохом посредством

развития и тренировки дыхательных мышц. Выдох во взаимодействии с губами, языком,

пальцами играет первостепенную роль в образовании звука, в его ведении и в различных

видах его проявления в техники.

Хорошо поставленный выдох не только влияет на качество звука и разносторонние

технические возможности, но и открывает широкий простор для деятельности других

компонентов исполнительского аппарата: губ, языка, пальцев. Две фазы дыхания (вдох и

выдох) могут по разному использоваться в исполнительском процессе.

При естественном физиологическом дыхании человека вдох это активный акт при

котором легкие расширяются, ребра поднимаются вверх, купол диафрагмы опускается

вниз. Выдох наоборот пассивный акт: полость легких, грудная клетка и диафрагма

возвращаются в свое первоначальное положение. При физиологическом дыхании цикл

протекает: вдох, выдох, пауза. Профессиональное исполнительское дыхание подчиненно

сознанию исполнителя и предполагает активный вдох и выдох. Вдох - короткий, выдох -

долгий (продолжительный).

От правильного и полноценного вдоха зависит и качественный выдох .

Профессиональный вдох духовика должен быть коротким полным и бесшумным. Он

имеет ряд специфических отличий от обычного физиологического дыхания человека.

Во - первых он требует максимального использования объема легких (3500-4000

миллилитров воздуха). При физиологическом дыхании объем равен 500 миллилитров.

Во вторых при профессиональном дыхании возрастает нагрузка на дыхательную

мускулатуру. Она во много раз больше чем при спокойном жизненном дыхании.

В третьих при обычном нормальном дыхании вдох и выдох примерно равны по

времени то есть дыхание ритмичное.

Человек в спокойном состоянии делает 16-18 дыхательных циклов в одну минуту.

Духовик сокращает число вдохов до 3-х, 8-ми в минуту. В естественных условиях человек

дышит носом. При игре на духовых инструментах в основном ртом при незначительной

помощи носом. Это обеспечивает полноту вдоха и его бесшумность.

Дыхание при игре на духовых инструментах нужно брать через углы рта при

незначительной помощи носа. Вдох через рот позволяет быстро и бесшумно пополнить

легкие воздухом. При вдохе участвуют наружные и межреберные мышцы грудной клетки

и диафрагмы. Поэтому равномерное наполнение легких воздухом и расширение во всех

направлениях грудной клетки зависит от развитости, силы и активности этих мышц.

Что касается диафрагмы то эта мышца одна из самых сильных в нашем организме.

Вместе с дыханием она совершает 18 колебаний в минуту перемещаясь при этом на 4

сантиметра вверх и на 4 сантиметра вниз. Диафрагма выполняет грандиозную работу. Как

совершенный нагнетательный насос диафрагма всей своей внушительной площадью

опускается при вдохе, сжимая внутренние органы, брюшное кровообращение.

Легкие при вдохе должны заполняться воздухом снизу доверху наподобие сосуда с

водой в котором жидкость с начала покрывает дно, и опираясь на него наполняет сосуд до

верху. Таким образом в легких образуется так называемый воздушный столб опирающийся

на дно легких, на его основание, то есть на диафрагму.

Будет такой вопрос: в чем разница дыхания человеческого и исполнительского?

Дыхание у исполнителя на духовом инструменте не ритмичное и второй вариант

что дыхание опертое. Опертое дыхание - это правильное поставленное дыхание духовика.

8. Характерные недостатки постановки у начинающих музыкантов

Если представить процесс обучения музыканта в виде постепенно строящегося

здания, то постановка будет играть роль фундамента. Правильная постановка служит

основой на которой базируется развитие исполнительских навыков музыканта.

Практика обучения молодых, начинающих музыкантов показывает, что уделять

внимание постановке следует с первых шагов. Наиболее типичными у начинающих

музыкантов являются недостатки связанные с неправильным положением инструмента,

рук, пальцев и головы.

Для исполнителей на флейте наиболее характерным является наклонное

положение инструмента вместо необходимого прямого, что является следствием

опускания правой руки. Для исправления этого недостатка педагог должен следит за тем

что бы ученик во время игры держал слегка приподнятый локоть правой руки. В этом

случае обе руки будут находиться на одном горизонтальном уровне и флейта будет лежать

Начинающие гобоисты нередко держат инструмент слишком приподнято что от части

связанно у них с чрезмерным опусканием подбородка в низ. Исправить такой недостаток

не трудно – необходимо лишь следить за правильным положением головы и рук, которые

не следует сильно поднимать вверх.

Играющий на кларнете чаще всего сдвигает инструмент несколько в сторону причем чаще

в право чем в лево, либо придают инструменту не правильное положение по вертикали

(лишком близко держат его у туловища) или наоборот чрезмерно поднимают вверх.

Подобные отклонения от нормы (если они не обусловлены какие-нибудь

индивидуальными особенностями музыканта) не должны иметь место ибо это

накладывает определенный отпечаток на характер звучания. Из практики известно, что

при наклоне кларнета вниз звук делается жидким и тусклым, а при чрезмерным подъеме

вверх более грубым.

Для играющих на медных неправильное положение инструмента является следующим:

нажимают фалангами палцев, а нужно нажимать подушечками пальцев, при игре на

корнете, трубе держатся за кольцо. При игре не нужно держаться за кольцо. За кольцо

держатся только при перевороте нот, либо когда нужно вставить сурдину. Начинающие

валторнисты часто неправильно держат раструб инструмента: либо слишком опускают его

вниз, либо наоборот поворачивают сильно вверх. Тромбонисты нередко придают

инструменту неправильное положение тем, что держат опущенной кулису вниз.

Недостатки постановки связанные с положением пальцев на инструменте могут

быть довольно различны:

У исполнителей на деревянно-духовых очень часто пальцы при игре высоко поднимаются,

отводятся без надобности в сторону, кроме того лежат на инструменте не в округленно

согнутом, а в сугубо прямом положении, что вызывает излишнее их напряжение.

Неправильное положение головы проявляется в том, что отдельные музыканты в момент

игры опускают голову вниз вследствие чего подбородок так же опускается вызывая

дополнительное напряжение шейных и подбородочных мышц.

Такое наклонное положение головы можно встретить у исполнителей на различных

духовых инструментах, но чаще всего оно встречается: у трубачей, гобоистов,

кларнетистов, валторнистов. Наклон головы в сторону (вправо) особенно часто

встречается у исполнителей на флейте, для которых он стал традицией и вредной

привычкой.

С началом обучения на инструменте необходимо неотступно следить за правильностью

приемов постановки у играющего. При этом нужно добиваться чтобы учащийся не только

знал те или иные приемы рациональной постановки, но и понимал целесообразность их

практического применения.

Ослабить контроль за постановкой можно тогда когда правильные приемы постановки

превратятся у учащихся в точно усвоенные и закрепленные навыки.

Департамент образования г. Москвы

Северо-Восточное Окружное Управление Образования

ГБОУ Многопрофильная школа 1220

Корпус дополнительного образования (ДО №9)

Направление художественное

Комплексная образовательная программа объединения

«Детский духовой оркестр им.Г.М.Чертока»

Возраст детей 7 - 18 лет

Срок реализации - 12 лет

Педагоги дополнительного образования:

Дошлов Михаил Рудольфович - музыкальный

руководитель (дирижер)

Класс трубы, ударные инструменты

Класс деревянных духовых инструментов:

Ильченко Сергей Николаевич - класс кларнета, флейты

Класс медных духовых инструментов:

Кулик Александр Олегович - класс тромбона, валторы

Лисунов Владимир Владимирович - класс тубы, тенора, баритона

Москва 2016

Комплексная образовательная программа объединения

«Детский духовой оркестр им.Г.М.Чертока»

Возраст детей 7 - 18 лет

Срок реализации - 12 лет

Пояснительная записка

Музыка в исполнении духового оркестра является одним из самых массовых, любимых жанров музыкального искусства. Самодеятельные и профессиональные оркестры с давних времен сопровождают быт россиян. Придворные, военные и гражданские духовые оркестры являлись непременными участниками массовых государственных и общественных мероприятий. Духовой оркестр и в наши дни остается атрибутом воинской славы, своеобразной страницей в военной истории, а наши военные марши остаются самыми красивыми проявлениями патриотических чувств россиян, русского народа: красивыми в плане богатства мелодизма и аранжировок, красивыми в плане искренности и необыкновенной гордости чувств, заложенных в архитектонику общего звучания, красивыми по стилю исполнения.

Духовой оркестр им. Г.М. Чертока ЦРТДиЮ «Останкино» - стабильный коллектив, широко известный и популярный не только в районе Останкино и городе Москве, но и в других регионах России и ближнего зарубежья. Оркестр гордится своими воспитанниками - профессиональными музыкантами:

Валерий Березин - Доктор искусствоведения,Профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Вадим Шарапов - солист Московской государственной академической филармонии,ансамбля имени Игоря Моисеева.
Михаил Титов - заслуженный работник культуры РФ,преподаватель военно-дирижёрского факультета Военного университета МО РФ.
Сергей Мазаев - музыкант,актёр, руководитель и солист группы "Моральный кодекс".
Владимир Карпов - артист оркестра под управлением Г.Рождественского.
Владислав Мартынов - артист оркестра Большого театра.

Наши воспитанники успешно служат в военных оркестрах и профессиональных музыкальных коллективах города Москвы.

Хотя в задачу объединения не входит подготовка детей для поступления в музыкальные учебные заведения, очень многие ребята поступают учиться и связывают свою дальнейшую жизнь с музыкой.

С 1988 г. коллектив носит почетное звание «образцовый детский коллектив». Он является лауреатом различных конкурсов и фестивалей.

В коллективе работают квалифицированные педагоги по инструментам: деревянные духовые, медные духовые, ударные и по сольфеджио. Выбор инструмента осуществляется исходя из желания ребёнка играть на каком-либо инструменте и, обязательно, из его физиологических возможностей.

Образовательная программа адаптирована для её восприятия детьми младшего, среднего и старшего возраста, рассчитана на двенадцать лет обучения. Весь курс условно поделён на три ступени. Каждый год обучения представляет собой определённую ступень развития познавательных и интеллектуально-творческих способностей обучающихся. В тоже самое время, каждая ступень является самостоятельной, логически завершённой стадии обучения, воспитания и развития детей. Полученные на первом году обучения знания, умения и навыки закрепляются на втором,третьем и в дальнейшем совершенствуются в последующих годах.

Конкурсного отбора при приеме детей нет, существует обязательное собеседование с каждым кандидатом в оркестр, где педагоги определяют его стартовые возможности (слух, чувство ритма, дыхание и т. д.) Главным критерием приема в коллектив является желание ребенка овладеть игрой на духовом инструменте.

Актуальность программы

Мы живём в век информационных, компьютерных технологий, когда естественное исполнение музыки заменяется электроникой. Ребёнок становится изолированным от «живого» звучания музыки. Если раньше мы могли слышать духовые оркестры в парках, на праздниках и демонстрациях, то сейчас духовой оркестр скорее редкость. Занятия по программе «Духовой оркестр» даёт ребёнку возможность попробовать свои силы на любом духовом инструменте, познакомиться с произведениями мировой классики, почувствовать себя настоящим артистом.

Другая проблема современного общества - разобщенность людей. Многие дети не умеют общаться, заводить друзей. Придя в оркестр, ребёнок попадает в дружелюбно настроенный коллектив педагогов и воспитанников. В оркестре старшие воспитанники всегда помогут по товарищески начинающему музыканту в овладении инструментом. Совместные выступления, поездки на фестивали, регулярные занятия в оркестре сплачивают ребят на долгие годы.

Цель программы:

Привлечение детей к музыкальному искусству через практическое музицирование в самодеятельном оркестре.

Задачи:

Образовательные:

  1. Способствовать формированию и развитию специальных умений и навыков (постановка амбушюра, звукоизвлечение, интонирование, чувство ритма).
  2. Способствовать запоминанию музыкальной терминологии.
  3. Развитие познавательного интереса к занятиям на музыкальном инструменте.
  4. Отработать исполнительское мастерство каждого члена духового оркестра, исполнять музыкальные произведения на хорошем самодеятельном уровне. Подготовка участников коллектива к совместной коллективной деятельности.
  5. Приобщить детей к лучшим образцам мировой музыкальной культуры.

Развивающие:

  1. Способствовать развитию речи учащихся.
  2. Учить анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать.
  3. Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащегося к музыке.
  4. Способствовать овладению учащихся всеми видами памяти.
  5. Способствовать формированию и развитию самостоятельности

Воспитательные:

  1. Способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых, эстетических, патриотических качеств личности.
  2. Воспитать навыки взаимодействия в коллективе.

Особенности программы

  1. Программа состоит из трёх ступеней:

Первая ступень: Ознакомительная.

Вторая ступень: Базовый уровень.

Третья ступень: Углублённая.

  1. Обучающийся имеет возможность перейти с «подготовительного инструмента» на более сложный «родственный» инструмент. Например: блок-флейта - кларнет - саксофон, альт - тенор - баритон - тромбон, альт - труба, тенор - туба, альт - валторна.
  2. Учебно-тематический план составлен по ступеням. Педагог самостоятельно определяет темы для конкретного года обучения.
  3. Переход обучающегося с одной ступени на другую определяется на педагогическом совете объединения.
  4. Педагоги применяют единые способы и принципы работы на всех духовых инструментах.
  5. Дети, имеющие навыки игры на музыкальных инструментах могут включиться в образовательный процесс любой ступени обучения.
  6. Одним из принципов развития коллектива является ротация (обновление коллектива новыми обучающимися).
  7. В оркестровую группу объединения привлекаются дети разных возрастов и годов обучения, показавшие, хорошие результаты в обучении.
  8. Допускается такая форма занятий, как группа со смешанным составом участников. На них более опытные воспитанники занимаются совместно с начинающими. Оркестровые (ансамблевые) партии для таких занятий подбираются с различными уровнями сложности. Это позволяет изменять состав группы.

Особенности возрастных групп

Исполнительство на духовых инструментах - это сложная психофизиологическая деятельность, требующая специальной музыкальной одаренности и, кроме того, предполагающая наличие крепкого здоровья и определенного телосложения. Практика показывает, что занятия на инструментах духового оркестра можно начинать в возрасте 10-12 лет, ибо, чем моложе ученик, тем более он восприимчив к обучению. Именно в этом возрасте становиться очевидной перспектива физического формирования человека. Однако начать обучение игре на духовом инструменте можно и раньше.

Детям 7 - 8 лет мы предлагаем освоить самый простой инструмент - блок-флейту. Этот инструмент не требует больших физических затрат, ученик получает основные навыки игры на духовых инструментах, знакомится с музыкальной грамотой. В этом возрасте происходит переход от игровой формы обучения к учебному процессу. На первый план выдвигается результат учебной деятельности - оценка. Поэтому мы стараемся всячески поощрить первые успехи ребёнка (похвала). К тому же надо учесть, что ребёнок уже ходит в школу, и что бы занятия сильно не утомляли, мы учим его играть мелодии, которые ему знакомы. Детям нравятся мелодии из мультфильмов, популярная, народная музыка.

В возрасте 9 - 11 лет ребёнку предлагается освоить новый инструмент - кларнет, корнет, альт, тенор. Это инструменты, входящие в состав духового оркестра. Занятия становятся более продолжительными по времени. Ребята увлекаются новым материалом - несложные пьесы и оркестровые партии.

Возраст 12-14 лет. Становятся очевидны физиологические возможности ребёнка. В этом возрасте происходит переход на более сложные инструменты - труба, валторна, тромбон, туба, саксофон. В психологическом развитии - это сложный период в обучении. У подростков наступает переходный возраст, или возраст бунта, как его называют психологи. Идёт активный поиск своих ценностей, критичное отношение к взрослым. В этот период у детей может возникнуть желание бросить обучение, возникнуть новые интересы. Здесь пример педагога, увлечённого своей профессией - музыканта, а так же обладающего твёрдым характером и опытом может оказать сильное влияние на учеников. Важен так же психологический климат в коллективе, как правило, ребята находят себе друзей с общими интересами, среди которых любовь к музыке и они продолжают свои занятия на инструменте.

Возраст 15-18 лет. Подросток встаёт перед выбором своего дальнейшего жизненного пути.

Некоторые ребята, выбравшие музыку своей профессией, поступают в музыкальный колледж, а некоторые учатся по другим специальностям, при этом они продолжают посещать занятия, в основном, общие репетиции оркестра. Как правило, они серьёзнее относятся к занятиям, помогают новичкам, являются для них примером.

Сводная репетиция оркестра проходит в воскресенье, так как в этот день дети могут совместить отдых с любимым занятием, пообщаться со сверстниками.

Методическое обоснование

Квалифицированное руководство со стороны педагогов придает процессу обучения системный, научно обоснованный характер и способствует развитию творческой активности, художественных способностей детей.

Среди методов, направленных на стимулирование музыкально-творческой деятельности, можно выделить методы, связанные непосредственно с содержанием этой деятельности. К ним можно отнести подбор увлекательных и посильных ребенку творческих заданий, а так же разнообразие форм урочной деятельности, внимательное и бережное отношение к детскому творчеству, индивидуальный подход.

В значительной степени интерес к музыкальному творчеству формируется под влиянием различных музыкальных, художественных и жизненных впечатлений. В практике педагогов оркестра - оказание содействия в ознакомлении подростков с хорошей музыкой, прослушивание аудиозаписей, посещение концертов, спектаклей, художественных выставок, способствующих расширению кругозора.

Очень важно создать на занятиях доброжелательный психологический климат. Приветствуется взаимопомощь и поддержка старших воспитанников. В практике работы всячески поощрять концертные выступления детей, их участие в различных формах коллективной музыкальной самодеятельности, музицирование для себя.

Обучение игре на разных духовых инструментах строится педагогами на соблюдении принципов посильности, прочности овладения музыкальными навыками и осознанности действий. Выработанные всеми участниками педагогического процесса совместные технологии и межпредметные связи помогают успешно решать задачи обучения. Педагогический процесс организуется таким образом, что он совмещает получение теоретических музыкальных знаний и практических навыков и подготовки к игре в оркестре.

Начальное музыкальное обучение облегчено (первый год обучения) и усложняется по мере накопления знаний и роста мастерства исполнения, и к третьему году обучения ребята осваивают инструмент и овладевают навыками игры в оркестре. За всем этим стоит кропотливый труд педагогов по формированию музыканта. Это большая индивидуальная работа и строгий контроль над выполнением заданий педагогов.

При изучении оркестровых партий подбираются этюды и упражнения. Очень важно, чтобы они были яркими, сочными, соответствующими исполнению на данном музыкальном инструменте. Чаще всего на первой ступени обучения, когда ребенку трудно по физическим данным освоить выбранный им духовой инструмент, педагог предлагает ребенку освоить вначале более податливый медный духовой инструмент - альт, или у деревянных духовых — это блок флейта. На альте уже через 4 месяца ребенок может играть в оркестре, исполнять несложные партии в маршах. Параллельно он осваивает технику игры на выбранном инструменте.

Для развития музыкальных задатков детей, их гармонического слуха на занятиях по специальности присутствует фортепиано. В группах собираются дети с разным уровнем способностей, восприятия и подготовки (особенно это проявляется в первый год обучения), поэтому одно и то же упражнение выполняется разными детьми за разные промежутки времени, что влияет на перевод ребенка в оркестр.

Индивидуальные занятия направлены на развитие детей, на подготовку более слабых, подтягивание отстающих, гармонизацию группы в целом.

Описание основных способов и форм работы.

Курс обучения - 12 лет.

Первая ступень обучения.

Срок обучения - 3 года.

1-й год обучения - занятия проходят индивидуально 2 раза в неделю по 30-45 минут.

2, 3 год обучения - занятия проходят индивидуально 2 раза в неделю по 30-45 минут.

Со второго года обучение объединяем обучающихся в ансамбль блок флейт. Занятия проходят в группе по 3, 4 человека 1 раз в неделю по 45 мин.

С 3-го года обучения учащиеся, показавшие хорошие результаты в обучении, а так же дети, обучавшиеся ранее игре на духовых инструментах, могут объединяться в группу и привлекаться на сводную оркестровую репетицию.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.

Вторая ступень обучения.

Срок обучения - 5 лет.

Третья ступень обучения.

Срок обучения - 4 года.

Занятия проходят индивидуально 2 раза в неделю по 30-45 минут, а так же в ансамблевых группах 2 раза в неделю по 2 часа.

На занятиях практикуются различные формы обучения:

  • индивидуальные занятия
  • занятия по группам инструментов
  • группа со смешанным составом участников
  • занятия с аккомпаниатором
  • ансамбли
  • оркестровая репетиция
  • работа с фонотекой
  • анализ аудио и видеозаписей

Занятия строятся по определённому плану:

Занятия по группам инструментов:

  1. Приветствие, составление плана занятия.
  2. Проигрывание выдержанных звуков, разминок.
  3. Небольшой перерыв в игре, беседа по теории музыки.
  4. Гаммы и арпеджио в разных штрихах.
  5. Небольшой перерыв в игре, беседа о художественном материале, композиторах, жанрах музыки, стилях, музыкальной форме.
  6. Работа над художественным материалом (разбор и проигрывание пьес, концертов, ансамблей).

Оркестровая репетиция:

  1. Приветствие, составление плана занятий.
  2. Настройка оркестра.
  3. Проигрывание коллективных упражнений.
  4. Разучивание или усовершенствование музыкальных произведений.
  5. Чтение нот с листа.
  6. Подведение итогов репетиции.

Описание основных методов работы.

  • Словесный (разговор, беседа, объяснение).
  • Наглядный (педагог исполняет фрагменты произведений, оркестровые партии, играет в оркестре вместе с учениками).
  • Практические (упражнения на инструменте).
  • Аналитические (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ).

Формы контроля

  • Мониторинг. Занимаясь с ребёнком, педагог определяет для себя его стартовый уровень и составляет определенный план занятий на месяц, полугодие. Основные критерии наблюдения: внимание, музыкальная память, музыкальный слух, чувство ритма, самостоятельность, дисциплина.
  • Выполнение самостоятельных заданий. Иногда педагог даёт ученику самостоятельно разобрать этюд или пьесу. Это стимулирует учащегося к занятиям, развивает дисциплину.
  • Самоконтроль. После каждой оркестровой репетиции идет обмен впечатлениями. Сами ребята разбирают свои ошибки. Это делает образование гибким, отзывающимся на любые начинания, интересным и продуктивным.
  • Просмотр, анализ, сравнение видеоматериалов разных концертных выступлений.
  • Открытые занятия, выступления, концерты. Оценка зрителей, коллег исполнительского мастерства каждого музыканта и всего оркестра бывает самая объективная, поэтому руководитель духового оркестра настраивает коллектив на очень интенсивную концертную деятельность. Родители могут увидеть, каких результатов добился ребёнок

Прогнозируемый результат

I ступень обучения - Ознакомительная

  • Простые понятия музыкальной грамоты
  • Основные музыкальные штрихи (стаккато, легато)
  • Обозначения динамики в музыке
  • Основную музыкальную терминологию (обозначения темпов).
  • Понятие «Родственный инструмент».
  • Как осуществлять профилактику и уход за инструментом.
  • Правильно держать инструмент
  • Правильно брать дыхание
  • Исполнить гаммы в одну октаву до одного знака.
  • Исполнять простые этюды и пьесы с аккомпанементом.
  • Выступать на сцене.

II ступень обучения - Базовый уровень.

По окончании обучения учащиеся должны знать:

  • Основы музыкальной грамоты
  • Основы сольфеджио
  • Более сложные штрихи (деташе, маркато), артикуляция.
  • Понятие о диапазоне инструмента.
  • Строение голосов в группе духового оркестра.
  • О мелодии и фразировке.
  • О музыкальной фактуре и тембровой организации.
  • О темпе и агогике в музыке.
  • О культуре звука.
  • О мелизмах и форшлагах и трелях.
  • О творчестве русских и зарубежных композиторов-классиков.
  • Исполнять гаммы и арпеджио до 3 знаков.
  • Исполнять этюды и пьесы с аккомпаниатором в более широком диапазоне.
  • Исполнять несложные партии на родственном инструменте.
  • Читать с листа нотный текст.
  • Исполнять простые оркестровые партии в составе оркестра.
  • Исполнять разные голоса в составе оркестровой группы.
  • Филировать звук.
  • Написать несложный 8-ми тактовый диктант.

III ступень обучения - Углублённая

По окончании обучения учащиеся должны знать:

  • Теорию музыки (углублённый уровень).
  • О мелодии и фразировке (углублённый уровень).
  • О музыкальной фактуре и тембровой организации (углублённый уровень).
  • О творчестве русских и зарубежных композиторов-классиков (углублённый уровень).
  • Комбинированные штрихи.
  • Особенности игры в движении.
  • Исполнять гаммы и арпеджио до 7 знаков.
  • Исполнять этюды и пьесы с аккомпаниатором повышенной сложности.
  • Бегло читать ноты с листа.
  • Исполнять свою партию в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора и требованиями дирижёра.
  • Играть в движении.

Условия реализации программы

Для реализации программы необходимы следующие кадровое и методическое обеспечение.

Педагоги по группам инструментов:

  • блок-флейта, кларнет, саксофон
  • труба, корнет, альт
  • тромбон, тенор, баритон, валторна
  • ударные инструменты
  • концертмейстер (фортепьяно)

Методическое обеспечение: хрестоматии, сборники этюдов, пьес, школы для духовых и ударных инструментов.

Условия реализации программы

  1. Звукоизолированное помещение 50-100 кв.м., чистый сухой воздух.
  2. Наличие необходимого комплекта инструментов и соответствующего инвентаря

(пульты и т. д.)

  1. Шкафы для хранения нот
  2. Фортепьяно
  3. Компьютер
  4. Форма для оркестрантов
  5. Видео- и аудиоаппаратура
  6. Фоно- и видеотека

Основные произведения оркестра

Название произведения

Название произведения

Московская парадная фанфара

А. Головин

Гренадер

Старинный марш

Государственный гимн РФ

А. Александров

Три танкиста

Д. Покрасс

Встречный марш

Пионерский Марш

М. Фрадкин

Преображенского полка

Старинный марш

Марш из к/ф Бриллиантовая рука

А. Зацепин

М. Глинка

Подмосковные вечера

В.Соловьёв-Седой

Привет музыкантам

Старинный марш

Вальс из к/ф А зори здесь тихие

К. Молчанов

Старинный марш

Вальс из к/ф На семи ветрах

К. Молчанов

Парадный

Старинный марш

Вальс Воспоминание

Старинный марш

Вальс Севастопольский

К. Листов

Егерьский

Старинный марш

Е. Дрейзин

Марш «Южный»

Ю. Губарев

Вальс Майский

И. Лученок

Марш «Варяг»

А. Турищев

Вальс В лесу прифронтовом

М. Блантер

Прощание Славянки. Марш

В. Агапкин

Вальс В городском саду

М. Блантер

Гусарский Марш

А. Петров

Вальс На сопках Манчжурии

И. Шатров

Марш из к/ф «Жестокий романс»

А. Петров

Вальс Расставание

Я. Френкель

Название произведения

Название произведения

Марш из к/ф «Весёлые ребята»

И. Дунаевский

Вальс Школьный

И. Дунаевский

Моя Москва

И. Дунаевский

Вальс к/ф Московская сага

А. Журбин

Защитников Москвы. Марш

Б. Мокроусов

М. Блантер

Москва майская

Д. Покрасс

Синий платочек

Е. Петерсбурский

Москва - Марш

О. Газманов

Тёмная ночь

Н.Богословский

Балтийский берег

О. Газманов

А. Новиков

День Победы

Д. Тухманов

В землянке

К. Листов

Священная война

А. Александров

Московские окна

Т. Хренников

Марш из к/ф «Белорусский вокзал»

Б. Окуджава

Утомлённое солнце

Е. Петерсбурский

Пора в путь - дорогу

В.Соловьёв-Седой

Бременские музыканты

Г. Гладков

Герои спорта

А. Пахмутова

Чебурашка

В. Шаинский

Марш Нахимовцев

В.Соловьёв-Седой

Улыбка из м/ф Крошка енот

В. Шаинский

Марш Привет Сибири

Ю. Чичков

Марш Космонавтов

О. Фельцман

Кабы не было зимы

Е. Крылатов

Я — земля (марш космонавтов)

В. Мурадели

Пять минут

Рождественские колокольчики

Народная песня

Марш «Первый шаг»

А. Коваль

Весёлая кадриль

В. Темнов

Бородино

Старинная песня

Песенка шофёра

К. Санторо

Служить России

О. Фельцман

Мы — армия народа

Г. Мовсесян

Попурри «Весёлый танец»

Обр. М. Дошлов

Песня о советской армии

А. Александров

Я встретил Вас

Стар русск романс

Марш «Тоска по Родине»

Н. Трофимов

Я люблю тебя, жизнь

Э. Колмановский

Турецкое рондо

В. Моцарт

Неаполитанская песня

П. Чайковский

Хор и марш из оперы Аида

Дж. Верди

Штраусиана (Попурри вальсов)

И. Штраус

Военный марш к повести Метель

П. Чайковский

Персидский марш

И. Штраус

Марш «Бой под Ляояном»

В. Ефанов

Старинный марш

С. Чернецкий

Карнавал в Венеции

А. Рангер

Старинная полька «Дедушка»

Д. Фурлано

Марш « Воздушный флот»

Вступление ко 2 акту из балета Лебединое озеро

П. Чайковский

Фантазия на тему рус нар песен

Инстр.А.Халилов

Интермеццо к драме Арлезианка

Фанфара «Спасская башня»

В.Халилов

Лошадка - жизнь

Увертюра из телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

В.Дашкевич

Марш «Жизнь за Победу»

«Танец бюрократа» сюита из балета «Болт»

Д.Шостакович

Вальс «Школьные годы»

Д. Кабалевский

«Прощальный вальс» из к/ф «Розыгрыш»

А. Флярковский

Старинный русский марш

Воспоминание о полковом оркестре

Ю. Гуляев